Julia Julia: « Derealization »

27 octobre 2022

Julia Kugel-Montoya du groupe de rock indé The Coathangers a récemment publié son premier album solo Derealization sous le nom de scène Julia, Julia. Derealization s’éloigne radicalement des mélodies commercialisées et de l’instrumentation pop que l’on retrouve sur le dernier projet de 2019 de The Coathangers, The Devil You Know. Kugel-Montoya vante sa nouvelle liberté créative avec un son  » alternative-folk  » obsédant.

Le titre « I Want You » est magnifique, et rendu mystérieux par ses paroles et sa voix mélancolique. Ses sentiments envers le « toi » qu’elle chante sont ambigus et oscillent entre le désir et le dégoût. Elle chante « Je veux que tu te jettes dans le feu », mais elle chante aussi clairement « Je te veux, je te veux » (I want you to throw yourself in the fire) – (I want you)I. Le morceau est très onirique, et les paroles à la fin de la chanson se répètent sans cesse alors qu’elle demande à l’auditeur « Do you feel it ? ’cause I feel it » (Vous le sentez ? Parce que moi, je le sens).

« Fever In My Heart » est la quatrième piste de l’album. Elle commence par un rythme qui ressemble presque à un battement de cœur, un riff de piano arpégé et un shaker doux. Les paroles de la chanson ressemblent à une chanson d’amour, « Je n’y peux rien, je t’adore / Je t’attendrai » (I can’t help, I adore you / I’ll wait for you). Cependant, la performance vocale donne l’impression qu’elle est la victime d’un amour non partagé. Plus tard dans la chanson, il y a une cacophonie de lignes qui jouent les unes sur les autres et qui demandent « Suis-je quelqu’un d’autre ? » et « Suis-je en train de me perdre ? » (Am I somebody else? / “Am I losing myself?). L’artiste fait un merveilleux travail pour montrer le côté douloureux d’aimer quelqu’un, surtout lorsque l’amour n’est pas réciproque.

La sixième piste, « Do It Or Don’t », montre l’artiste au plus bas : dans une apathie abjecte, indifférente et insensible à l’amour même. La voix délicate de Kugel-Montoya est pleine de désespoir lorsqu’elle déclare « Mon sourire vide est ma protection / De ton affection ». Dans sa défaite, elle admet « La leçon est qu’il n’y a pas de leçon », ce qui donne l’impression que sa douleur est inutile, comme s’il n’y avait rien – pas même une leçon à en tirer. Dans l’une des lignes les plus profondes de l’album, elle chante « Fais-le ou ne le fais pas / Je suis là si tu veux / Je suis là si tu veux » (Do it or don’t / I’m right here if you want / I’m right here if you want). La chanson semble très détachée, presque comme émise lors d’une expérience hors du corps.

« Paper Cutout » présente certains des sons les plus audacieux et les plus expérimentaux que l’album ait à offrir. L’intro comprend des vocalises jazz de l’artiste, des sons percussifs et un cri d’animal mesuré qui donne à l’auditeur l’impression d’être dans les profondeurs d’une jungle sombre. Cette instrumentation troublante se poursuit avec les paroles  » Je suis un papier découpé / Je suis un poteau en bois. » (I’m a paper cutout / I’m a wooden pole). Les sons vont et viennent, s’agitant doucement sous la voix du chanteur. Des chuchotements se font entendre à la fin du morceau, ils sont doux et inintelligibles pour la plupart, mais la dernière ligne est aussi claire et nette que poétique : « I will be the arctic wind ».

Le dernier morceau de l’album, « Corner Town », dépeint une image obsédante de la vie dans une ville abandonnée. L’instrumentation de la chanson comprend de petites cloches, ainsi qu’un son continu de « brossage » qui ressemble à quelqu’un qui balaie durement un plancher. Tout cela est joué sous un riff de guitare simple mais sombre qui joue tout au long de la chanson. La voix de Kugel-Montoya est plus sinistre que jamais, alors qu’elle chante « Toutes les voitures sont vides / Et les maisons sont vides aussi / Et il n’y a personne / Dans cette petite ville / Sauf moi et toi / Si beaux tous les deux » (All the cars are empty / And the houses are empty too / And there’s nobody in / In this little town / But me and you / Such a handsome two . Lorsqu’elle répète cette phrase pour la dernière fois, elle est immédiatement suivie par les sons sinistres du « brushing », de la guitare et des cloches.

Ce n’est pas pour rien que l’album s’appelle Derealization. Kugel-Montoya fait un superbe travail pour capturer le sentiment d’être détaché de la réalité. Chaque piste de l’album est brutalement éloignée de toute sorte de sentiment heureux. L’instrumentation ajoute à cet effet, rendant généralement les chansons plus déformées, tendues ou inconfortables. Que l’album soit un commentaire sur la douleur d’aimer trop quelqu’un, ou qu’il soit une illustration des problèmes de santé mentale, il contient néanmoins une poignée de chansons d’une beauté obsédante. L’album est très impressionnant étant donné qu’il s’agit d’un premier projet. Ce disque est sans aucun doute l’un des albums alternatifs les plus innovants de cette année tant il est signe d’un premier projet à la fois éthéré et profond

***1/


Robyn Hitchcock: « Shufflemania! »

25 octobre 2022

Avec un titre d’album comme Shufflemania ! commençant par une chanson nommée « The Shuffle Man », l’auteur-compositeur-interprète Robyn Hitchcock nous demande-t-il de faire l’impensable – d’ignorer l’ordre de passage de son disque ? Pour la plupart des artistes qui prennent leurs tracklists très au sérieux, l’existence d’une fonction de lecture aléatoire sur les lecteurs de CD, les lecteurs MP3 et les logiciels de lecture de musique est probablement considérée comme un luxe maléfique. En effet, alors que la première chanson de Shufflemania ! cède la place à la deuxième et que la deuxième chanson cède la place à la troisième, on a l’impression que le Syd Barrett moderne préféré de tous a séquencé ces dix chansons dans la tradition des albums classiques où les marées montent et descendent au fur et à mesure que le fil conducteur persiste.

Mais Hitchcock a été si merveilleusement constant au fil des ans que cela n’a pas d’importance. Selon la façon dont on les compte, il a sorti au moins 22 albums studio depuis 1981, et aucun d’entre eux n’a été un échec. Écoutez ces albums dans leur intégralité, et vous ne rencontrerez pas de mauvais morceaux, même si vous pouvez tomber sur quelques bizarreries qui vous feront perdre la tête, comme « Wafflehead » sur Respect. Avec une discographie aussi riche que celle de Robyn Hitchcock, la fonction « shuffle » n’est pas une menace. Alors, que l’homme tolère ou non l’acte,nous disons « shuffle away ». Peu importe l’ordre, vous aurez toujours un aperçu de sa profondeur.

« The Shuffle Man » donne le coup d’envoi de Shufflemania ! avec une jubilation égalée par d’autres morceaux d’ouverture d’Hitchcock comme « Adventure Rocketship » et « The Yip Song ». Le refrain implacable de « Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes ! » sur un riff à deux accords gauche-droite-gauche-droite est si magnétique qu’il est impossible de l’ignorer. La tendance Lear/Carroll d’Hitchcock à s’adresser à ce mythique « Shuffle Man » comme à une comptine pour enfants ajoute au plaisir : « Fais-toi une faveur / N’oublie pas la confiture / Il faut une offrande pour le Shuffle Man » (Do yourself a favor / Don’t forget the jam / You need an offering for the Shuffle Man). C’est un peu la ruée, et Hitchcock vous donne la plupart du reste du disque pour reprendre votre souffle en vous servant une piste de pop kaléidoscopique très complexe après l’autre.

« The Sir Tommy Shovel  » relance le rythme avec des promesses de consommation responsable et un écho vocal à faire frémir. « The Raging Muse » suit, avec des retours de guitare qui sont inhabituellement boueux pour Hitchcock. Le refrain fait une tentative d’envolée, mais il reste enlisé dans un endroit où l’absurdité hitchcockienne pourrait être confondue avec le désespoir : « Je regarde dans tes yeux / Et il y a des poissons dans le verre / Nageant dans des bols / De parfaits yeux rouges / C’est l’heure du thé / Et les poissons ont tous faim / Et les poissons frémissent » (l look into your eyes / And there’s fish in the glass / Swimming in bowls / Of perfect red eyes / It’s getting to teatime / And the fish are all hungry / And the fish are all shuddering). Et si vous vous demandez « Pourquoi les poissons frémissent-ils ? », alors c’est clairement votre premier rodéo.

Entre les deux, on trouve quelques-unes des meilleures chansons d’Hitchcock, dont « Socrates in This Air », un morceau essentiellement acoustique qui se lit comme une défense étonnamment sérieuse du philosophe au moment de son exécution : « Socrate est allé dans le futur / Il a laissé tout ça derrière lui / Oui, Socrate, il n’avait pas besoin / de ces esprits médiocres » ( Socrates went to the future / He left that all behind / Yeah, Socrates, he didn’t need / Those mediocre minds). Musicalement, tout est assez simple pour laisser les mots briller et pour que l’outro résonne dans le cerveau de chacun longtemps après la fin de la première partie : « Plus un petit navire de sagesse / Sur un lac de fous instantanés / Plus n’importe quel bourreau / Il dira ‘Je ne fais pas les règles » ( Plus a little ship of wisdom / On a lake of instant fools / Plus any executioner / He’ll say ‘I don’t make the rules). Ce n’est qu’une partie de ce que Shufflemania ! a à offrir.

« The Inner Life of Scorpio » fait appel à la grandeur des Pet Sounds, « Noirer Than Noir » fait appel à un vibraphone cool de fin de soirée, et « Midnight Tram to Nowhere » ressemble à une ode écrite et interprétée par des fantômes qui vous emmènent dans l’au-delà. Comment expliquer autrement un couplet qui dit : « Le tramway de minuit pour nulle part / Il descend les rails / Il prend toutes sortes de gens, mais / Il ne les ramènera jamais. » (Midnight tram to nowhere / It’s rolling down the tracks / Takes all kinds of people, but it / Never bring ’em back?). Ne vous effrayez pas trop, car Shufflemania ! se termine sur une note joyeuse avec le doux numéro « One Day (It’s Being Scheduled) ». Hitchcock prédit que « la race humaine ne sera pas dirigée par des brutes ». Comme dans sa chanson de 2017 « I Want To Tell You About What I Want », il plaide pour l’empathie avec la simple ligne « Un jour / La couleur de votre peau ne sera pas la grande division / Un jour / Vous vous soucierez de ce que les autres ressentent à l’intérieur »(( One day / The color of your skin won’t be the great divide / One day / You’ll care about how other people feel inside).

« C’est probablement l’album le plus cohérent que j’ai fait », a déclaré Hitchcock à propos de Shufflemania ! Deux choses peuvent être déduites de cette citation. Premièrement, assembler toutes ces chansons au hasard n’est pas une idée si controversée. Deuxièmement, le fait que Shufflemania ! soit probablement le titre le plus cohérent parmi au moins 22 enregistrements studio n’est pas une mince affaire. Quiconque a écouté le travail d’Hitchcock avec les Egyptians ou son retour au jangle-pop avec les Venus 3 peut en témoigner. Pourtant, dire que Shufflemania ! appartient à l’échelon supérieur de l’homme devient moins hyperbolique à chaque rotation. Les concepts de « constance » et de « qualité » sont relatifs, mais un nouvel album de Robyn Hitchcock est toujours bon pour rappeler ce qui est vraiment « fantastique », et Shufflemania ! ne fait pas exception.

****


Julie Odell: « Autumn Eve »

21 octobre 2022

Le bruit de l’eau qui coule vous attire – puis, quelque chose comme le pied d’une chaise à bascule qui gratte contre un vieux porche en bois. Une guitare électrique solitaire émerge dans un nuage de réverbération printanière. La guitare est rejointe par la basse, puis la batterie, qui s’unissent, jusqu’à ce que, soudain, une voix puissante et envoûtante, telle les sirènes de la légende, perce l’ambiance – une voix qui n’est autre que celle de Julie Odell.

Enfant d’un peintre et d’une potière, Julie Odell a vécu toute sa vie entourée d’artistes passionnés par leur métier. Voyageant partout dans la camionnette familiale, l’auteure-compositrice-interprète basée à la Nouvelle-Orléans a accompagné ses parents dans des festivals d’art et des expositions d’artisanat lorsqu’elle était enfant, regardant par la fenêtre le paysage toujours changeant comme un film sans fin. Il semble donc que le destin ait voulu qu’Odell trouve sa propre vocation artistique dans la musique. Elle s’est mise au chant, à l’écriture de chansons, au piano et à la guitare, et a commencé à se produire dans des soirées à micro ouvert et à faire la première partie de groupes hardcore dans le sud de la Louisiane. Plus tard, elle a formé le groupe folk-rock psychédélique Giant Cloud, qui a sorti un EP et un album sur Park the Van. Aujourd’hui, Odell partage avec son premier album, Autumn Eve, un récit vivant et intelligemment écrit de sa croissance personnelle et de sa transformation.

À l’instar de la poésie romantique, l’écriture des chansons d’Odell est profonde et descriptive et projette sans effort des images sur l’œil intérieur. Plus que de simples paroles, ses mots sont de véritables poèmes musicaux, utilisant des structures de chansons non conventionnelles, des phrasés mélodiques étranges et peu de répétitions pour concentrer les auditeurs sur ce qui est chanté. Ces poèmes interconnectés forment un récit qui raconte des bribes de l’histoire de l’artiste sur une période de plusieurs années. Les chansons traitent de l’amour, de la tragédie, de l’acceptation de soi, de l’espoir et, surtout, de la transformation – ce que l’artiste a vécu en grande partie pendant l’écriture de l’album. Selon Odell, c’est le fait de devenir mère qui a provoqué la transformation émotionnelle la plus importante pour elle, à l’âge de 26 ans. « Parce que j’ai commencé à écrire les chansons lorsque je voyageais d’un endroit à l’autre et que je travaillais dans des fermes, je me sentais très sans fondation et déracinée », dit-elle. « J’ai dû grandir à la naissance de ma fille. J’étais tout simplement trop insouciante dans ma vie avant cela.  » Odell dit que la maternité l’a amenée à planter des racines, à devenir plus compréhensive envers les autres et à faire preuve de plus de compassion envers son moi actuel et passé – autant de changements que les auditeurs assidus peuvent percevoir dans ses paroles.

Environ la moitié des chansons ont été écrites plusieurs années avant la transition d’Odell vers la maternité, tandis que l’autre moitié a été écrite pendant le processus. En conséquence, les auditeurs découvrent plusieurs facettes de l’artiste dans une sorte de récit musical de passage à l’âge adulte qui relate une grande partie de la croissance émotionnelle du début à la fin.

La musique donne l’impression d’une symphonie traduite par une instrumentation indie rock familière – voix, guitare, piano, batterie, basse et percussions – qui reste cohérente tout au long de l’album. Les dissonances harmoniques, les changements dynamiques extrêmes, les coups imprévisibles, les sections rubato et les changements de tempo sont nombreux. Les instruments apparaissent parfois à la périphérie comme de subtils coups de pinceau, formant un résultat élaboré et texturé, comme une peinture à l’huile musicale. La musique est suffisamment prévisible pour s’imprimer dans la mémoire, ce qui permet surtout au récit lyrique et aux remarquables performances vocales d’occuper le devant de la scène. De belles harmonies vocales ornent de nombreuses chansons, comme « St. Fin Barre » et « Cardinal Feather », ainsi que des moments à couper le souffle qui mettent en valeur la virtuosité vocale d’Odell. Sa voix puissante et envoûtante est pleine de fantaisie, capable de délivrer des mélodies douces et flottantes aussi bien que de puissants effets nerveux.

Dans l’ensemble, Autumn Eve est vraiment quelque chose à voir – un trésor pour les auditeurs inspirés par les paroles, avec des couches d’idiosyncrasies musicales et une profondeur de sens qui incite facilement à plus d’une écoute. Privilégiant la créativité et le contenu plutôt que le conventionnalisme, cet album est un excellent disque qui sera apprécié par les auditeurs de rock indépendant, de folk-rock et d’alt-country pendant des années. Comme la chenille qu’elle chante, la difficile transformation d’Odell a donné un résultat très personnel, certes, mais magnifique.

***1/2


Field Medic: « grow your hair long if you’re wanting to see something that you can change »

21 octobre 2022

Le titre très long du nouvel album de Field Medic – grow your hair long if you’re wanting to see something that you can change – est une façon détournée de décrire l’impuissance que l’artiste ressent dans sa vie. C’est ce personnage mou et défait qui est mis en avant à travers les neuf titres de l’album – mais il le fait d’une manière si honnête, humoristique et mélodieuse que nous y résonnons, même si nous traversons une période positive dans nos propres vies.

Field Medic, de son vrai nom Kevin Patrick Sullivan, ne prend pas de temps pour révéler son nihilisme sur l’album, commençant l’ouverture « Always Emptiness » par la ligne : « Je veux tomber de la surface de la Terre et probablement mourir » I wanna fall off the face of the Earth and probably die). C’est une introduction sans compromis, mais quiconque a souffert d’épisodes de dépression débilitante s’identifiera immédiatement à ce besoin. Ils devraient également reconnaître l’insertion du mot « probablement » ; il n’est pas certain qu’il va mourir. Sullivan peut agir comme s’il n’avait plus aucune envie de vivre, mais il y a presque toujours une petite étincelle de résistance au fond du puits, une braise qui ne s’éteint pas – une envie de continuer malgré le poids de tout. Même dans ses humeurs les plus noires, Sullivan a toujours cette petite flamme d’espoir, et c’est l’ingrédient clé qui fait que ses chansons ne sont pas simplement des signes avant-coureurs de malheur personnel.

Sullivan a beau affirmer que sa zone d’influence ne dépasse pas la racine de ses cheveux, cela signifie qu’il a le pouvoir sur les parties les plus importantes de son existence : son esprit, son corps et son âme. Et il a déjà prouvé qu’il avait cette force en lui, en se débarrassant de ses addictions et en restant sobre. Cependant, si ces substances ne pénètrent plus littéralement dans son corps, il ne peut empêcher leur tentation d’entrer dans ses pensées, et c’est une source d’inspiration constante pour faire pousser ses cheveux longs.

D’une certaine manière, Sullivan a de la chance d’avoir un exutoire comme la musique pour canaliser ses envies débilitantes – et il l’utilise au maximum ici. Il crée plusieurs chansons qui détournent ses humeurs dépressives avec des arrangements et une production optimistes, créant ainsi des pépites alt-pop intrigantes. « Les week-ends sont la partie la plus difficile » (Weekends are the hardest part”), confie-t-il sur le morceau « Weekends », aux accents country, où il se lamente sur ces jours où il n’a personne à voir et rien à faire à part fumer des cigarettes et se vautrer. La dynamique « I Had A Dream That You Died » est inondée de synthés superposés à une boîte à rythmes percutante, et la chanson se révèle être un message de son subconscient lui demandant de continuer et de ne pas abandonner. En cours de route, il parvient à se comparer à un animal de compagnie chia et à confesser des idées suicidaires en l’espace de quelques lignes, reflétant parfaitement son état d’esprit idiosyncrasique.

Le rêveur country planant « i think about you all the time » est effectivement une chanson d’amour pure et simple – mais elle est écrite de Sullivan à l’alcool. Cela dit, cela n’enlève rien à la beauté de la chanson, qui contient des images comme « you tumble like an acrobat through my dreams at night » (tu dégringoles comme un acrobate dans mes rêves la nuit) et « when I hear your voice in whisper / it feels to me like leisure » (quand j’entends ta voix en chuchotant / j’ai l’impression d’avoir du loisir), et comme il ne mentionne pas explicitement l’alcool dans le morceau, il fonctionne parfaitement comme une dévotion, prête à être mise sur une mixtape pour votre béguin.

Cependant, si vous êtes comme moi et que vous voulez vous pencher sur la tristesse, ce sont les chansons où Sullivan laisse la morosité régner qui résonnent le plus fort. La seconde moitié de grow your hair long est remplie de ces morceaux ; on dirait que c’est un choix de diviser le disque en deux parties, la première avec les chansons optimistes et la seconde avec les chansons purement déprimantes. Certains pourraient remettre en question ce choix d’enchaînement, mais un épisode de dépression est difficile à surmonter, et l’enchaînement des morceaux les plus lourds imite cet état de plomb. 

Le déchirant « house arrest » est orné d’une guitare acoustique dorée et de tonalités électroniques bouillonnantes, créant une atmosphère de berceuse pour que Sullivan puisse s’apaiser, essayer d’accepter qu’il ne peut pas effacer ses erreurs passées et que tout ce qu’il peut faire est de rester fort et d’espérer des lendemains qui chantent. Dans « miracle/marigold », Sullivan se trouve entraîné dans une « situation terrible et hystérique » dont seul un miracle peut le sortir. Il ne précise pas les circonstances, mais le poids de son fardeau est transmis par la pédale d’acier larmoyante, sa voix et l’aveu que « Vous savez que c’est mauvais / Quand vous ne croyez pas vraiment en Dieu / Mais chaque nuit vous fermez les yeux et priez » (You know that it’s bad / When you don’t really believe in god / But evеry night you close your eyes and pray).

Loin de la fin heureuse que Sullivan mérite sûrement, le morceau de clôture « i had my fun/back to the start » le voit évaluer honnêtement sa situation : « I had my fun til my fun turned into humiliation and a suicide scare » (Je me suis amusé jusqu’à ce que mon plaisir se transforme en humiliation et en peur du suicide.), ne trouvant aucune résolution mais « long to go back to the start ». Ce n’est peut-être pas une fin satisfaisante, mais le simple fait que Sullivan puisse maintenant accepter tout le mal qu’il s’est fait à lui-même et aux autres – et l’avouer au monde par la chanson – est un progrès.

Enregistrer et sortir un album comme celui-ci est un acte de bravoure et d’acceptation de soi, et il aidera, je l’espère, d’autres personnes à atteindre cet espace aussi. De plus, ce n’est pas la destination, ce n’est qu’un tremplin pour Sullivan et d’autres qui se sentent comme lui – l’avenir offre encore beaucoup de possibilités.

****


Pictoria Vark: « The Parts I Dread »

10 septembre 2022

Si vous vous aventurez dans le coin droit de Twitter consacré à la musique indépendante, vous trouverez certainement quelques personnes qui se décrivent comme des « varkheads ». Qui sont-ils exactement ? Ce sont les fans dévoués de la chanteuse-compositrice Pictoria Vark, née Victoria Park et basée à Iowa City. Bien sûr, ce titre est peut-être un peu une allusion à la culture des fans et aux nombreuses factions de fans qui entourent les artistes populaires, mais on ne peut nier le statut de culte que Park a acquis ces dernières années. Un statut si remarquable qu’il a attiré l’attention du célèbre label indépendant Get Better Records, qui a choisi de publier le premier LP de Pictoria Vark, The Parts I Dread. Sur ce disque, elle ne fait rien d’autre que de livrer l’un des meilleurs débuts de l’année en matière de rock indépendant.

L’une des caractéristiques les plus remarquables des chansons de cet album est la place qu’occupe la guitare basse dans les arrangements. Étant donné que Park a été bassiste de tournée pour des groupes tels que Squirrel Flower et Pinkshift, il est logique que son arme de prédilection pour l’écriture de chansons soit un instrument qu’elle utilise sur scène depuis un certain temps. La façon dont la basse guide les chansons ici ne ressemble à aucune autre sortie rock actuelle. Elle trouve l’équilibre parfait entre l’accompagnement rythmique d’une guitare et le remplissage des basses des morceaux. Il évite complètement les deux extrémités opposées du spectre des bassistes ignorants – d’un côté, les bassistes qui copient les parties de guitare en ajoutant peu ou pas de saveur, et de l’autre, les bassistes qui sont tape-à-l’œil et trop techniques pour leur propre bien. Les parties de basse de Park ont tellement de caractère qu’elles n’essaient jamais d’enlever la beauté de la chanson. C’est clair sur la deuxième piste et le deuxième single de l’album « Wyoming ». Les rôles que joue la basse changent tout au long du morceau, jouant une ligne mélodique semblable à un air de guitare dans le couplet et passant à un rôle de basse plus conventionnel dans le refrain. « Bloodline II » fonctionne de la même manière, s’ouvrant sur une ligne de basse accrocheuse et riche en sonorités, tout en soutenant parfaitement la voix principale solitaire une fois le refrain arrivé. Cette capacité à être super dynamique dans l’instrumentation déteint positivement sur d’autres parties du disque.

Il est remarquable de constater à quel point la production, les performances et le mixage du disque sont fantastiques, surtout compte tenu des conditions dans lesquelles il a été enregistré. En pleine pandémie, ce disque a été enregistré à distance non seulement par Park, mais aussi par tout un groupe de musiciens, dont Gavin Caine (qui a également coproduit et mixé ce disque), Jason Ross (de Moon Sand Land), Lauren Black et Michael Eliran. Il n’y a pas une seule seconde de musique ici où l’auditeur peut se rendre compte que c’est le cas. Les performances sont si justes qu’elles pourraient aussi bien avoir été réalisées en une seule prise live. Parmi les moments sonores clés, citons le solo de guitare foudroyant à la dernière minute de « I Can’t Bike », les chants de la foule sur « Good For » et les déchirures de papier satisfaisantes sur « Wyoming ». Même si ce disque est de la bedroom pop au sens propre du terme, il transcende cette étiquette en raison de l’étendue de son son.

Ce qui rend les morceaux de The Parts I Dread vraiment vivants, c’est la sincérité des paroles et de l’interprétation. Il est clair que Park est aux prises avec des émotions et des situations difficiles à avaler, mais elle ne les aborde jamais avec une facilité inutile. Elle n’esquive pas les choses qui l’ont fait souffrir, ce qui la rend vulnérable mais puissante. Le point culminant de l’album est « Demarest », qui parle d’un déménagement de la côte est vers l’ouest. Park, angoissée, chante : « Ce n’est pas que j’aime les punitions, j’ai peur du changement et je suis consciente » (It’s not that I’m into punishment/I’m scared of change and I’m cognizant), et termine chaque refrain par « Plus de choses à vivre que ce que je sais déjà » (More to live for than I know yet). Aussi troublantes que puissent paraître les émotions derrière ces paroles, elles sont ancrées dans des chansons bien construites qui font savoir aux auditeurs éprouvant des sentiments similaires qu’ils ne sont pas seuls. Ceci est renforcé par « Friend Song », qui conclut l’album sur une note plus calme mais non moins puissante. Bien que relier l’amitié, la solitude et le paysage urbain de New York soit un trope commun (ex. LCD Soundsystem, St. Vincent), Park y apporte une fraîcheur qui semble totalement personnelle et dépourvue de clichés. En demandant « Do you still leave when it’s getting late?/Do you still feign your love for the ones you hate ? » on peut l’imaginer tenant un stylo écrivant rapidement sur une feuille de papier, attendant que ces mots trouvent le sujet auquel ils s’adressent. 

The Parts I Dread donne l’impression d’accomplir beaucoup de choses en seulement 32 minutes. Comparable aux débuts d’auteurs-compositeurs comme Phoebe Bridgers et Julien Baker, Pictoria Vark n’a pas seulement commencé sa carrière avec une voix unique, mais aussi avec d’autres atouts musicaux qui aident à forger de longues carrières pour les artistes. La Varkhead-mania pourrait bientôt balayer lau-delà indie.

****


Oliver Sim: « Hideous Bastard »

9 septembre 2022

Oh, la bête capricieuse qu’est le premier album solo. Lorsqu’un musicien perce sous le nom commun de son groupe, l’individualisme est à la fois écarté et exacerbé. Les exigences du groupe les avalent, mais le groupe cesse d’exister sans leurs contributions et sans eux. Ainsi, lorsque le membre du groupe se lance dans un projet solo et se retrouve sous les feux de la rampe sous un chapiteau qui n’affiche que son nom, l’identité doit être redécouverte puis récapitulée. Les résultats ont tendance à varier. Pour chaque All Things Must Pass, il y a un Lou Reed – un magnum opus face à une magnifique déception.

Heureusement, Hideous Bastard, le premier disque solo d’Oliver Sim, cochampion et bassiste du groupe xx, est loin d’être ce dernier, mais il n’est pas non plus tout à fait le premier. Il se balance et se bouscule quelque part entre les deux, avec pour résultat un LP richement conceptualisé qui répond à l’entreprise de Sim dans le domaine de la pop soul, même s’il ne parvient pas à consolider une esthétique qui le différencie convenablement du reste du groupe.

Lorsque xx ont fait des vagues avec leur premier album éponyme en 2009, le trio (composé de Sim, de Romy Madley Croft, co-leader et guitariste, et de Jamie xx, programmateur) n’était encore que des adolescents dont la dynamique impeccablement réalisée a créé un son dream-pop distinct et entièrement personnel. Combinant le tempérament prudent du shoegaze avec les rythmes rebondissants du R&B londonien, les chansons feutrées de xx, empreintes d’une nostalgie qui donne la chair de poule et d’une auto-immolation émotionnelle, étaient le genre de musique idéale pour la bande-son d’un film indie sur les enfants les plus cool et les plus incompris de l’école. Avec leurs chuchotements et leurs voix tendues, vous avez l’impression que Sim et Madley Croft ont non seulement été pétrifiés, mais qu’ils ont aussi souffert d’avoir à admettre leurs sentiments refoulés à l’autre, à l’auditeur et à eux-mêmes.

Avec le temps (et des millions de fans inconditionnels dans le monde entier, dont Madonna, Jay-Z et Beyoncé), la confiance s’installe. Alors que le dernier opus des xx, I See You, sorti en 2017, a vu Sim, en particulier, creuser plus que jamais son histoire personnelle, c’est sur Hideous Bastard que ses confessions arrivent avec une véritable clémence. Sur le morceau d’ouverture « Hideous », Sim fait une révélation qui hante les neuf autres morceaux : « Je vis avec le VIH depuis que j’ai 17 ans / Suis-je hideux ? » “Been living with HIV since I was 17 / Am I hideous?). Livrée sur des cordes sciemment histrioniques et une ligne de basse reggaetón sourde, c’est une ligne si franche et percutante qu’on pourrait penser que ce qui suit équivaut à un disque de pur deuil de l’innocence perdue. 

Pourtant, s’il y a une humeur qui éclipse le reste de Hideous Bastard, c’est l’exaltation. Sim n’a jamais été le plus dynamique des chanteurs ; sa voix profonde et sulfureuse a toujours véhiculé la passion par la retenue, de la même manière qu’un battement de cils en dit plus long qu’un bécotage zélé. Mais sur des titres comme « Sensitive Child » et « Never Here », sa voix s’étire vers des hauteurs que nous n’avons jamais entendues avec le xx, tandis que sa verve palpable et sans entrave enfonce ses incisives dans notre chair.

Pour s’affirmer, Sim choisit la voie de l’album conceptuel, empruntant l’éclat d’un film de créatures du milieu du siècle, où Sim joue à la fois le rôle du monstre et de la fille finale. Contrairement à Screen Violence de Chvrches, le concept de film d’horreur est moins un leitmotiv qu’un dispositif de cadrage. Lorsque Sim murmure sur les concessions qu’il a faites dans son enfance pour étouffer son homosexualité, au milieu de la narration du disque « Unreliable Narrator », un effet vocal submerge sa voix, la transposant en un grognement presque guttural. Il y a une fureur monstrueuse qui se cache juste sous son abattement douloureux, avant même que les cuivres du synthétiseur, qui pourraient tout aussi bien souligner une scène de Will Byers pleurant dans Stranger Things, n’interviennent et n’offrent un moment de légèreté mélancolique.

Bien que ses textes avec le xx n’aient jamais intentionnellement évité un vernis homosexuel, ils n’ont jamais été aussi directs qu’ici sur son expérience de l’homosexualité. Avec une production impeccable de Jamie xx et un falsetto angélique extrêmement bienvenu de Jimmy Somerville, un autre chanteur pop qui a quitté ses groupes pour poursuivre une carrière solo, sur quelques morceaux, Hideous Bastard aborde tout, de la honte corporelle de Sim à sa malnutrition sensuelle en passant par son émancipation spirituelle. Il s’agit d’une galimatière thématique qui voit Sim se débattre avec un nouveau sens de la responsabilité pour exprimer honnêtement ses émotions – les bonnes, les mauvaises et les hideuses.

Et c’est précisément cette tendance à la candeur débridée qui rend d’autant plus frustrante l’absence de caractère distinct qui se dégage de quelques morceaux. « Confident Man » et « GMT » ne sont pas à la hauteur de ce crochet ou de cette fleur vocale qui fait exploser les chansons hors de leurs limites lourdement structurées. « Saccharine », un morceau clairsemé, guidé par la guitare, sur le dégoût de Sim pour le type d’intimité cliché qui ponctue les histoires d’amour, se traîne avec un mélange maladroit de théâtralité et d’inertie, ce qui en fait un morceau qui passe par inadvertance, bien, saccharine. Broder un disque avec un soupçon de camp ne fonctionne que lorsque sa conscience de soi s’accorde parfaitement avec ses compétences esthétiques. Le manque de cohérence de Hideous Bastard en la matière indique une hésitation de la part de Sim lorsqu’il s’agit d’évoquer sa propre identité musicale.

Mais comme dans tout bon film d’horreur, les meilleurs meurtres sont gardés pour la fin. « Fruit », le dénouement de l’album dans lequel un Sim plus âgé, plus sage et beaucoup plus provocateur tend une bouée de sauvetage à la version de lui-même sur « Unreliable Narrator », est l’une des meilleures chansons indie pop de l’année. Et la délirante et jubilatoire « Run the Credits » conclut les choses avec les paroles les plus drôles et les plus effrontées de la carrière de Sim, alors qu’il admet : « Les princes Disney, mon Dieu, je les déteste / Je suis Buffalo Bill, je suis Patrick Bateman » (Disney princes, my God I hate them / I’m Buffalo Bill, I’m Patrick Bateman). Pourquoi s’identifier aux modèles hétéroclites que l’on apprend aux garçons à imiter alors qu’être la fabuleuse menace pour la société est tellement plus amusant ?

Hideous Bastard est un album qui traite de la déconstruction et de la reconstruction – le fait de se démolir et de se protéger de l’amour comme moyen de survie, puis de se reconstruire et d’apprendre à s’abandonner au désir comme moyen de résurrection. Alors que Sim poursuit son chemin vers la découverte de soi et affine son son pour qu’il corresponde à son individualité, les résultats pourraient ne pas seulement lancer sa carrière solo vers la gloire de la pop indépendante. Ils pourraient être carrément monstrueux.

****


King Princess: « Hold On Baby »

7 septembre 2022

King Princess met tout à nu sur son deuxième album. Refusant d’adhérer au royaume de l’indie-pop à l’emporte-pièce, les instruments tendres de Hold On Baby et les rythmes de danse pulsés capturent parfaitement la confusion, l’euphorie et la frustration qui accompagnent l’être humain. C’est un album qui refuse de se noyer dans son apitoiement sulfureux, mais qui l’honore tout de même – ce qui donne lieu à une confession cathartique et immensément intime.

Le morceau d’ouverture,  » I Hate Myself, I Want To Party « , donne immédiatement le ton ; ses sons doux et ses paroles honnêtes vous accueillent dans l’esprit de Mikaela Straus, comme une bénédiction, une confirmation que vous pouvez jeter un coup d’œil derrière les rideaux. C’est une bande-son incroyablement consciente de l’autolimitation, du désir douloureux qui bouillonne juste sous la surface – avant d’éclater en un cri transformateur de « Je ne veux pas vivre comme ça » (I don’t wanna live like that).

Ce niveau de conscience de soi se poursuit tout au long du reste de Hold On Baby. Il y a un niveau élevé de maturité sur cet album, Straus essayant lentement de comprendre les relations et sa place dans le monde. Des morceaux comme le clinquant et amer  » Cursed  » réfléchissent froidement sur les amitiés épuisantes, tandis que le morceau phare  » Little Bother  » réfléchit encore une fois sur les relations épuisantes au milieu de son excellence pop infusée de synthé.

L’amour est sans aucun doute le thème central de cet album. Au fur et à mesure que le rythme palpitant de l’hymne « For My Friends » se déploie, les cris hymniques de « loving me takes patience » s’installent. Même l’attitude tordante et teintée de western de « Too Bad » voit Straus crooner « mon Dieu, c’est dur d’être aimé » (my God is it hard to be loved). Pourtant, sans hésiter, Straus prend un moment pour ajouter : « mais c’est la vie ».

Les moments les plus fascinants se trouvent dans les morceaux plus exposés de l’album. Ainsi « Winter Is Hopeful » ressemble à un espion dans le journal intime de Straus, une note d’amour tendrement gribouillée, noyée dans la candeur, qui rebondit sur un rythme luxueux, sirupeux et épais de R&B. Alors que « Crowbar » va plus loin, une dose de vulnérabilité à fleur de peau ; Straus chuchote à votre oreille, exposé et simple, les paroles et la voix au premier plan.

En dehors de cette vulnérabilité manifeste, cet album est rempli de passages brutaux et percutants qui transcendent les genres. « Dotted Lines  » est comme un crachat sonique au visage, son rythme percutant, prêt pour le club, alors que Straus s’écrie « J’ai l’impression de me casser, mais j’essaie juste de m’en sortir » ( it feels like I’m breaking, but I’m just tryna make out), tandis que  » Sex Shop  » souligne le penchant de Straus pour les sons pop massifs et la distorsion. L’album se termine même sur un banger indie-rock à la guitare,  » Let Us Die « , dont les paroles et le chant déséquilibrés sont un parfait point culminant de frustration.

Hold On Baby s’appuie parfaitement sur le son que King Princess s’est forgé sur son premier album en 2019. Bourré de personnalité et de sons innovants, c’est une sortie incroyablement forte. Comme le dit l’interlude de la chanson titre, Straus est « un clown qui a besoin d’attention… » (a clown that needs attention) et nous pensons que vous devriez tenir compte de ses paroles – King Princess crée des sons qui méritent vraiment votre attention.

***1/2


Yungblud: »Yungblud »

6 septembre 2022

Yungblud est un roi dans la cour des non-conformistes ; se réclamant fièrement de la « jeunesse sous-estimée », Dominic Harrison, 25 ans, est, en effet, devenu peu à peu le porte-flambeau de l’étrange, du sauvage et de l’incompris. L’album Weird ! en 2020 a véritablement cimenté la place de Yungblud en tant qu’aimable canaille de la scène alternative, débordant de paysages sonores chaotiques et charmants et d’hymnes audacieux mélangeant les genres. Trois albums plus tard, cependant, il semble que la marque d’indie-rock de Yungblud tente de faire le ménage. En fin de compte, l’éponyme Yungblud prouve que parfois, le plus difficile à suivre, c’est soi-même. Alors que certains morceaux sont des classiques, Yungblud fait preuve de maturité au détriment du charme brut et chaotique qui l’a fait connaître.

Les points forts de Yungblud sont absolument chatoyants. Le morceau d’ouverture  » The Funeral  » est un bonheur indie-rock, un hymne intemporel, qui capture l’euphorie du plancher collant communément associée à des groupes comme les Courteeners. Tissues  » capture une lueur tout aussi indie-centrique, tandis que  » The Boy In The Black Dress  » frappe une glorieuse ligne de basse, le bruit résonnant comme quelque chose que vous auriez entendu à Spike Island.

Yungblud n’a cependant pas décidé de se transformer entièrement en une icône indie. « The Emperor  » est peut-être la meilleure incarnation de la soif d’énergie toujours présente de l’artiste ; avec une attitude de junkie adrénaline et des inflexions de drum and bass,  » The Emperor  » est du Yungblud, tout simplement. Composé à l’origine lorsque Harrison avait dix-sept ans, cette énergie glorieusement déséquilibrée est abondante – c’est un morceau qui évoque l’eye-liner en désordre, les chaussettes roses et le vernis à ongles noir écaillé. Vif, rapide et insolent, c’est un titre que vous montrerez à quelqu’un si vous voulez qu’il comprenne ce que’il a à offrir. 

Ailleurs, « Don’t Feel Like Feeling Sad Today » est aussi le morceau parfait pour comprendre la mission de Yungblud. En transformant la négativité en quelque chose de brillant, de dynamique et de beau, Yungblud est bien décidé à remonter le moral de ses fans. Le son de « Don’t Go » est tout aussi ensoleillé, avec un flow entraînant qui vous remplit de joie et de vertige.

En revanche, les titres chatoyants de Yungblud ne font que jeter une ombre sur leurs homologues moins étoffés. Des titres comme  » Cruel Kids « ,  » Mad  » et  » Sex And Violence  » sont lyriquement superficiels, et pâlissent en comparaison de titres comme le profondément poignant  » Die For A Night  » ou  » The Boy In The Black Dress « . Il y a une tentative de capturer des réflexions de type journal intime sur une production claire et nette, mais elles ne sont pas assez développées pour toucher une corde sensible. Il est frustrant de constater que ces morceaux creux nuisent à l’ensemble de l’album ; avec des réflexions superficielles, on a parfois l’impression qu’il s’agit d’un stratagème inauthentique pour attirer l’auditeur plutôt que de quelque chose qui vient du cœur.

Bien qu’Harrsion ait déclaré que cet album est le meilleur de Yungblud à ce jour, nous ne sommes pas sûrs que ce soit le plus fort. Weird ! était une étape parfaite après le premier album qu’était, en 2018, 21st Century Liability, avec des commentaires socio-politiques et des changements de genre audacieux tout en restant authentique et effronté, mais « Yungblud » ne donne pas la même impression d’évolution. Yungblud contient certains des meilleurs titres de Harrison à ce jour, mais, dans l’ensemble, il n’est pas assez raffiné pour être son magnum opus.

***1/2


Nina Nastasia: « Riderless Horse »

5 août 2022

Pour tous ceux qui suivent sa carrière, l’annonce d’un nouvel album de Nina Nastasia après douze ans de quasi-silence mystérieux était un motif de réjouissance. Mais cette joie s’est vite estompée quand on a appris ce qu’elle avait enduré pour y parvenir.

Les faits sont difficiles mais nécessaires à relater : Le partenaire et collaborateur de longue date de Nastasia, Kennan Gudjonsson, était, semble-t-il, psychologiquement abusif et contrôlant au point que Nastasia se sentait vidée de toute envie d’écrire ou de créer. Mentalement malade, Gudjonsson s’est suicidé le lendemain du jour où Nastasia l’a quitté pour se construire un avenir meilleur et plus sain. Compte tenu de ce sujet douloureux et intime, il n’est pas surprenant que cet album soit un véritable album solo. Il n’y a ni batterie, ni cordes, ni scie chantante ; juste une guitare acoustique et une voix sans fioritures. Le résultat est encore plus dépouillé que Dogs en 2000 ou que sa collaboration intentionnellement dépouillée avec Jim White, You Follow Me.

Les motifs de guitare de Nastasia sont ici subtils mais sûrs, et malgré la lourdeur du sujet, ses mélodies glissent comme des pierres effleurées, chacune envoyant dans son sillage des ondulations délicates et sans fin. Le contraste entre ces cadences faciles et le sujet cru donne un disque difficile à décortiquer et souvent difficile à écouter malgré son charme facile et son accessibilité immédiate.

Riderless Horse est un disque de rédemption plutôt qu’un disque cathartique, et malgré toutes les épreuves mentales et émotionnelles auxquelles elle a survécu, Nastasia reste impartiale et philosophique. Elle démonte les fils effilochés d’un partenariat toxique d’une manière franche mais jamais méchante, en évoquant la nature fastidieuse de l’amour à un âge avancé (« l’amour est fatigant quand on est plus vieux / le chagrin et la folie vous rendent plus froid ») ou, avec le petit et dévastateur « Ask Me », la destruction mutuellement assurée de deux personnes qui savent qu’elles sont piégées dans un cycle de douleur et qui ne veulent ou ne peuvent pas s’en sortir.

Bien qu’ils soient capables de vous faire passer par l’essoreuse émotionnelle, les albums précédents de Nastasia n’ont jamais semblé aussi autobiographiquement sincères que ceux de beaucoup de ses pairs opérant dans le domaine de l’alt-folk singer-songwriter. Au lieu de cela, elle semblait s’occuper principalement de croquis d’observation : des vignettes de personnes condamnées, tristes, effrayées, pleines d’espoir dans la veine de Raymond Carver, Carson McCullers ou Eudora Welty. Riderless Horse présente un contraste immédiat en raison de sa focalisation claire sur l’intérieur et de ses descriptions brutes de sa propre relation qui se désintègre et de ses conséquences. De plus, il permet également de mettre en lumière certaines parties de son passé, rendant certaines tristesses, certains désirs d’évasion ou des aperçus de comportements excentriques et déraisonnables encore plus poignants maintenant que nous connaissons le contexte général.

Malgré tout le mal et le traumatisme psychique qu’il a pu causer, Nastasia ne minimise pas l’impact que Gudjonsson a eu sur sa musique et sa carrière. Elle note que ses attentes irréalistes ont servi à pousser, aiguillonner et intimider son art dans des directions qu’il n’aurait peut-être pas prises autrement. Mais ce que nous constatons ici, c’est que l’absence d’une telle figure ne diminue en rien le talent de Nastasia, sa façon de raconter des histoires ou la puissance de sa musique. Bien que ces chansons aient jailli plutôt que d’être éditées et gérées de façon interminable, elles sont indéniablement les siennes, tout comme celles qui figurent sur « The Blackened Air » ou « On Leaving ». C’est comme si, avec cet album, Nastasia avait non seulement récupéré sa voix et son envie de créer après tant d’années émotionnellement éprouvantes, mais aussi son autorité sur son art dans son ensemble.

En fin de compte, il y a, au fond, un étrange sentiment de joie à trouver dans tout cela, malgré toute la tristesse : un sentiment durement gagné d’évasion ou de libération, comme l’évoque le  » cheval sans cavalier  » du titre – ou, en fait, le simple et doux pop d’une bouteille que l’on débouche, qui ouvre tranquillement ce premier album en douze ans , un opus qui s’écoute parfois difficilement mais qui, témoignant d’expériences difficiles, est d’autant plus vital.

****


Jack White: « Entering Heaven Alive »

26 juillet 2022

La mesure dans laquelle la « lâcheté » artistique de Jack White n’a pas vraiment entravé sa carrière de manière significative est impressionnante. L’homme s’est reconverti en artiste solo après avoir mis fin aux White Stripes en 2011, et pour l’essentiel, ses deux premiers albums auraient tout aussi bien pu être des albums des White Stripes avec un membre en moins. Il est resté fidèle à ses riffs de blues, même si ses contemporains parmi les groupes du début des années 2000 qui étaient censés « sauver le rock » sont devenus plus étranges et ont adopté des sons et des idées qui ne passaient pas sur les radios rock classiques. Cela a fait de White un héros pour un certain type de snobisme musical insupportable, mais on se demandait si White, qui a toujours été un auteur-compositeur au talent indéniable, allait un jour se remettre en question. Puis Jack White a sorti Boarding House Reach, son album le plus aventureux à ce jour, dont le seul défaut est d’être pratiquement inécoutable. Pourtant, malgré les très nombreux défauts de cet album, il était agréable d’entendre White sortir du moule qu’il s’était créé et essayer quelque chose de différent. Peut-être, on l’espère, que la prochaine fois il apportera ce même esprit à un autre projet avec des chansons plus accessibles.

Il s’avère que le projet suivant de White est si vaste qu’il englobe deux albums. Le premier, Fear of the Dawn, est une collection de chansons maniaques et délibérément bizarres qui tentent, avec parfois du succès, de marier l’approche gonzo de Reach à des chansons que les gens pourraient avoir envie d’écouter. Entering Heaven Alive, en revanche, ne s’écarte pas seulement de son partenaire, mais aussi de presque tous les projets de Jack White jusqu’à présent. En 2022, plus de 20 ans après s’être fait connaître du public avec les White Stripes, White a sorti un album d’auteur-compositeur-interprète authentique. Il ne s’agit pas d’un départ total pour White ; certaines des chansons les plus appréciées de son catalogue sont des titres plus discrets comme « We’re Going to Be Friends » ou « You’ve Got Her in Your Pocket », mais il s’agissait toujours de pièces uniques, d’îlots de répit au milieu d’une mer de guitares fuzz. Ici, tout est guitare acoustique, piano et percussions délicates, une palette sonore située à mi-chemin entre Laurel Canyon et John Wesley Harding.

Un disque comme celui-ci présente une difficulté intéressante pour White : les disques d’auteurs-compositeurs-interprètes sont généralement considérés comme des œuvres émotionnellement brutes et honnêtes, mais White est peut-être l’une des personnalités les plus impénétrables et les plus recluses de la musique actuelle. Pourtant, White est peut-être l’une des personnalités les plus impénétrables et les plus recluses de la musique d’aujourd’hui. White peut au moins dépeindre de manière convaincante la vulnérabilité tout au long de l’album ; ses interlocuteurs sont des personnes perdues qui tentent désespérément de trouver l’amour ou, à tout le moins, un lien humain substantiel. Il y a des expressions d’affection sincère, le cœur sur la main (« Help Me Along ») et des regrets sur les erreurs du passé (« If I Die Tomorrow »), qui sont tous exprimés de manière assez directe. En temps normal, cela n’aurait rien d’exceptionnel, mais White a passé ces dernières années à faire la musique la plus bizarre et la plus aliénante qu’il puisse faire. Même si l’auteur-compositeur-interprète n’est qu’un costume de plus à revêtir pour White, Entering Heaven Alive montre que cela lui va plutôt bien.

Malgré tout, il y a des moments où Jack White, totalement bizarre, fait une apparition, et ceux-ci finissent par être les faiblesses de Entering Heaven Alive en tant qu’album. La nature excentrique de White fonctionne bien sur un morceau gonzo comme Fear of the Dawn, mais lorsque White commence à superposer des morceaux de guitare sur le morceau généralement sans structure « I’ve Got You Surrounded (With My Love) », ce n’est pas seulement dérangeant, c’est un acte d’auto-sabotage. Pire encore, « A Madman from Manhattan » est un morceau sinueux qui montre que les talents d’auteur-compositeur de White ne s’étendent pas vraiment à la narration à la troisième personne. L’album se termine par une version lourde de violon de « Taking Me Back », le single qui a donné le coup d’envoi du premier des deux albums de White de cette année, et bien qu’il soit intelligent d’utiliser la chanson comme une sorte de conclusion, cette version n’offre pas beaucoup pour justifier son inclusion.

Malgré cela, Entering Heaven Alive fonctionne suffisamment pour que ce soit le meilleur album solo de White et la meilleure chose qu’il ait faite depuis un certain temps. Il est suffisamment différent des deux personnages de White – le conservateur grincheux de la musique ancienne et l’excentrique grabataire – pour qu’il se démarque d’une manière que les dernières sorties de White n’ont pas fait. Derrière toutes ses activités extrascolaires et l’image publique épuisante qui lui est imposée par des fans grincheux et par ses propres tendances, White a toujours été un auteur-compositeur avant tout ; Entering Heaven Alive est le son qui lui permet de le demeurer.

***1/2